A XVIII. század végén a győztes francia forradalom megszüntette az alapvető
ellentmondást, amely a termelőerők fejlettségének addig elért szintje és a fennálló
társadalmi rend között egyre bénítóbb erővel feszült. Eredményeként a termelőerők
állapotának megfelelő tőkés termelési viszonyok jutottak uralomra.
A francia példa nyomán kibontakozó antifeudális mozgalmak, az 1848-49-ben fellángoló
forradalmak Európa szerte még azokban az országokban is megszilárdították a
polgárság helyzetét, ahol a politikai hatalmat nem sikerült megragadniuk. A
tőkés termelési rend, a kapitalizmus fellendülésének első nagy korszaka az 1870-es
évekig tartott. Attól kezdve a fejlődés új szakaszába lépett.
A kedvező feltételek között lejátszódó, gyorsütemű technikai fejlődés, a találmányok
hasznosítása, a mind hatékonyabb termelési módszerek alkalmazása a termelőerők
koncentrációjához s monopóliumok kialakulásához vezetett. Kirobbantak az első
túltermelési válságok. Megindult a nemzetközi méretűvé szélesedő harc a piacok
megszerzéséért, a nyersanyaglelőhelyek birtoklásáért. A kapitalizmusnak ez a
második, monopolisztikus szakasza 1914-ben a világ újrafelosztásáért vívott
háborúval zárult.
A tőkés társadalmi rend kibontakozásának évszázada, a XIX. század a történelem
bűvkörében élt. A történelem, s azon belül a művészettörténet akkor vált tényleges
tudománnyá. A kor szemléletét, a gondolkodásmódot döntő mértékben az határozta
meg. Hatása alól az építészet sem tudott szabadulni. A XIX. század az építészetben
a történeti múltat kutató s az ott megismert formák alkalmazására törekvő stílusok
kora. Ezeket az irányzatokat összefoglaló néven historizmusnak nevezzük.
A historizáló stílusok sora a görög-római múltat felidéző klasszicizmussal kezdődött.
Ezt váltotta fel a század második negyedében a középkorból s még inkább a keleti
építészetből ösztönzést merítő romantika. Azt követően egyre gyorsuló ütemben
jelentek meg az európai múlt közelebbi korszakaihoz visszatérő neo- (új)- stílusok:
a neoromán, a neogótika, neoreneszánsz, neobarokk s neo-változatban a klasszicizmus.
Ez utóbbiak összefoglaló neve az eklektika (válogatás).
A historizáló stílusokat nem lehet egymástól időben pontosan szétválasztani.
A romantika pl. a klasszicizmussal egyidőben bontakozott ki; magának a klasszicizmusnak
is vannak romantikus változatai; s a nagy klasszicista mesterek nem egyszer
terveztek gótizáló vagy keleties formákkal romantikus épületeket. Az időhatárokat
nagyjából rögzítve azt mondhatjuk, hogy a XVIII. század vége és a XIX. század
első fele a klasszicizmus és a romantika, a XIX. század második fele pedig az
eklektika kora.
A tárgyalt időszakot egy forradalmasító erejű, az építészeti formálást alapjaiban
megújító stílus zárta le: a századfordulón felvirágzó, az eklektikával és általában
a historizálás minden vállfajával programszerűen szembeforduló szecesszió.
A barokk uralma a XVIII. század derekán veszít erejéből, jóllehet különféle áramlatai még sokáig továbbélnek. A klasszicizmus a barokk mozgalmassággal szemben a szimmetriára, a szabályos arányrendszerre épít, példaképe az antik művészet.
A klasszikus antikvitás iránti új és élénk érdeklődés a XVIII. század első felében meginduló utazásoknak, ásatásoknak, régészeti leletek tanulmányozásának köszönhető. 1719-ben megtalálták Herculaneum romjait, melyeket a Vezúv kitörésekor láva borított be, a megszilárdult láva keménysége azonban lehetetlenné tette a leletek teljes feltárását. Az 1748-ban megkezdett pompeji ásatások már eredményesebbnek bizonyultak, ezt a várost ugyanis csak vulkanikus hamu borította el, a műemlékek jobb állapotban maradtak, és a kevésbé kemény fedőrétegek megkönnyítették a feltárást. Nem remélt adatok kerültek napvilágra az ókor életéről és művészetéről. A metszetkiadványokban, mintakönyvekben közreadott, újonnan megismert ókori emlékek, adatok Róma monumentális művészetét és az addig kevésbé értékelt műemlékek maradványait is új megvilágításba helyezték. Ennek köszönhető például, hogy tanulmányozni kezdtek addig elhanyagoló ókori emlékeket, így többek között Diocletianus palotáját Spalatóban.
Itália mellett Görögországot is újra felfedezték. James Stuart és Nicholas Revett 1751-ben görög műemlékek felkutatására indult. Öt esztendőt töltöttek Görögországban, és 1762-ben kiadták az Athén ókori műemlékeiről szóló munkájuk első kötetét. 1764-ben jelent meg Winckelmann Az ókor művészetének története című munkája és 1766-ban Lessing Laokoonja. Ametszetek, rajzok és az elméleti munkák nyomán egy szabadabb, élettelibb antik művészet képe bontakozott ki, mint ahogy Vitruvius előírásai vagy ezek reneszánsz magyarázatai alapján korábban vélték. Vitruvius merev szabályaival szembe lehetett állítani az újonnan felfedezett, meglepetésekkel teli antik görög világot. AParthenón nem bizonyította Vitruvius kánonjait, minden dór templomnak mások voltak az arányai. Stuart és Revett könyvét Wilkins Magna Greciája, Penrose-nak a Parthenónról és Cockerellnek az aeginai templomról szóló értekezése követte.
Franciaországban az akadémia a barokkot csak részben fogadta el, s most a klasszicizmus útját egyengette. A felvilágosodás szellemi forradalma, mely az 1789-es forradalom előkészítője volt, szintén az antik egyszerűséghez, természetességhez, a rációhoz való visszatérést hirdette.
Itáliában Piranesi római vedutái szinte a legkorábbi képviselői az antik épületek iránti érdeklődésnek. Franciaországban is megjelenik Caylus gróf személyében az az utazó és műbíráló, aki nagyobb figyelmet követelt a klasszikus művészet számára. Metszetsorozatokon kezdik feldolgozni a Franciaországban lévő antik emlékeket. A klasszikus stílus felkutatására utazott 1754-ben Hubert Robert Rómába, négy évvel korábban Madame Pompadour ugyanebből a célból küldte öccsét is Itáliába. Még XIV. Lajos alatt kezdte építeni Jacques-Ange Gabriel (1698-1782) a Kis Trianont, s ő már a klasszikusabb, egyszerűbb formákat alkalmazta. Gabriel fontos munkái még a párizsi École Militaire és a Place de la Concorde északi oldalán álló két épület - valamennyi nyugodt, áttekinthető, klasszikus alkotás. A versailles-i palotában XVI. Lajos könyvtárterme és a korábban elkészült helyiségek gazdag rokokó díszítése még egészen más szellemet képvisel. A klasszikus stílus hívei a medaillonokat, vázákat, girlandokat és allegóriákat a lehető legegyszerűbb ívelt vonallal alakították ki, még a volutákat is egyenes vonalúra rajzolták, a meanderekhez hasonlóan. A legkedveltebb díszítmények a meandervonalak és a palmetták.
A Gabrielt követő építésznemzedék legkiemelkedőbb alakja Jacques-Germain Soufllot (1713-1780) lett. Hírnevét elsősorban a párizsi Panthéonnak köszönheti. Soufflot 1750-ben Rómából visszatérve kapott megbízást, hogy építse meg a Sainte Geneviéve-templomot azon a dombon, ahol Párizs védőszentje mártírhalált szenvedett, s az épület a forradalom idején kapta a Panthéon elnevezést. 1754-ben megtervezte, és 1764-ben hozzáfogott a kivitelezéshez. Soufllot a görög oszloprendet, az oszlopok alkalmazását könnyedebbé akarta tenni, és munkája sok tekintetben eklektikus lett. Az oszlopos előcsarnok Vitruvius elméletét követi, a templom szigorú, komor belseje nagy, sima felületeivel, kupolájával a londoni Szent Pál-székesegyházra, Wren alkotására emlékeztet; erre a műemlékre ekkor úgy tekintettek, mint a klasszicizmus példájára. A Panthéon külső falai simák s díszítése az elegáns girlandból álló frízre szorítkozik.
A század második felében működő ún. forradalmi építészek, Étienne-Louis Boullée, Claude-Nicolas Ledoux építészeti tervei többnyire nem valósultak meg. A geometrikus, racionális tervezés, a klasszicizmus elvei romantikus fantáziával párosultak műveikben, melyek jelentőségét a tanítványokon kívül csak az utókor fedezte fel.
Külföldön ismertebbek és sikeresebbek voltak a korszak legjelentősebb alkotásainak építészei: Rousseau (Hotel de Salm, 1782-86, ma a Becsületrend Palotája), Louis (bordeaux-i színház, 1772-80) vagy Gabriel a már említett épületeivel. Vidéken is folytak az új stílus szellemében a munkálatok, Metzben és Strassburgban nagy átalakításokba kezdtek, felépítették a bordeaux-i színházat, s Amiens-ben is emeltek egy, még hangsúlyozottabban klasszicista színházat.
Az egyházi épületek közül meg kell említeni, a párizsi Saint Sulpice homlokzatán, Servandoni művén (1733) kívül még a Saint Eustache homlokzatát is; ezt a szép templomot a reneszánsz elején kezdték építeni s csak a XVIII. század végén jutott el a befejezésig, amikor Mansard egyik unokája, majd még később egy bizonyos Moreau-Desproux klasszicista homlokfalazattal egészítette ki.
A klasszicizmus a forradalom és a császárság korában tovább erősödött. A forradalom idején azért, mert a köztársaság korabeli Róma szigorában és erényében a polgári eszmék példaképét látták, a császárság idején pedig azért, mert ez az új klasszikus stílus (ami ekkor pompás fényűzéssel párosult) illett legjobban a legyőzhetetlen császár dicsőségéhez.
Valamennyi napóleoni építkezés a római császárság stílusához idomul tehát, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a francia császár a mérnöki építészetet is erősen támogatta.
A kor egyik legjellemzőbb épülete Párizsban a Madeleine-templom, amely a forradalom idején befejezetlenül maradt, Contant d'Ivry, majd Couture dolgozott rajta, végül Pierre Vignon fejezte be, utánozva Chagrin oszlopsorát a Saint Philippe du Roule homlokzatán, de érződik rajta a dél-franciaországi Nimes-ben lévő Maison Carrée hatása is. A Madeleine homlokzatát később gyakran utánozták vidéken. Napóleon a Madeleine-t hadseregének dicsőségére akarta emeltetni; még építése közben templommá nyilvánították.
A párizsi Tőzsdepalota, Alexandre Brongniart műve, a monumentális építészet nagyratörő és nagyszerű tömeghatást célzó felfogását példázza. `Ugyanez az építész tervezte a Pére Lachaise-temetőt is. A Bourbon-palota (ma a Nemzetgyűlés épülete) is ekkor kapta pompás homlokzatát; Charles Percier (1764-1838) és Pierre Fontaine (1762-1853) pedig kiegészítette a Louvre-nak azt a részét, amely a rue de Rivolira néz. A Tuileriák kertjében felállították az Arc de Triomphe du Carrouselt, de szerepét később, 1806-ban, az austerlitzi győzelem után Napóleon rendelkezésének értelmében a hatalmas Etoile-diadalív vette át, melyet Chalgrin tervezett. Csak 1836-ban, az építész halála után avatták fel, amikor a napóleoni dicsőség már csupán történelem volt. A pláce Vendome közepén állították fel azt az oszlopot, amely szinte másolata Trajanus római oszlopának.
Angliában a klasszikus egyszerűség visszaállítása William Chambersszel, a Temze partján álló, Somerset House-nak nevezett óriási épület alkotójával, Palladio odaadó hívével indult meg. Az új stílus népszerűsítői azonban sokkal inkább az Adam testvérek voltak, Robert és James. Legjelentősebb közös alkotásuk egy teljes házsor, amelyet "Adelphi"-nek neveztek, s ami sajnos már elpusztult. Díszítőelemekből, szalagokból, medallionokból és girlandokból egész antikos "kelléktárat" terveztek, melyeket ma is még az "Adam Style" néven alkalmaznak. Az Adam-stílus valamennyi eleme a klasszikus antik vagy etruszk művészetből való.
Angliában a klasszicizmus legszigorúbb szakaszát görög megújulásnak nevezik, James Stuart például teljes görög építményeket másolt. A klasszicista építészet itt elválaszthatatlan a szinte folyamatos angol hagyományoktól, a palladionizmustól és a gotizálástól. A legjelentősebb klasszicista építészek között kell említeni John Soane-t, Robert Smirke-ot és John Nasht.
Lehetetlen itt akárcsak kis részét is felsorolni azoknak a jelentős épületeknek, amelyeket ebben a korszakban Ausztriában és Németországban emeltek. Mindössze a badeni Rathausra, a berlini brandenburgi kapura, a kasseli múzeumra, a müncheni Glyptotékára, valamint a berlini Altes Museumra és alkotójára, a korszak legnagyobb német építészére, K. F. Schinkelre emlékeztetünk. Aklasszicizmus erősen rányomta bélyegét az oroszországi nagyvárosok, különösen Szentpétervár városképére és a kastélyépítészetre. Katalin cárnő számos külföldi építészt hívott az országba, akik a klasszicizmus szellemében dolgoztak. A skót Charles Cameron tervezte a Carszkoje Szeló-i palotaegyüttest. Rajta kívül Monfersand, Sztaszov, Thomon és Quarenghi alkotott nagyszabású klasszikus épületeket Szentpétervárott és Moszkvában. Az orosz klasszicizmus erősen hatott a környező országok építészetére. Jelentős művészek dolgoztak Lengyelországban, Finnországban és Magyarországon is.
A magyarországi klasszicizmus a XVIII. század végén külföldi építészekhez s főúri építkezésekhez kapcsolódik. Két legjelentősebb klasszicista építészünk, Pollack Mihály (1773-1855) és Hild József (1789-1867) munkássága már a XIX. századba nyúlik át.
Itáliában a klasszicizmus nem volt túlságosan jelentékeny, hiszen itt az antik római építészet folyamatos hagyományt jelentett s még a barokkból sem hiányzott. Néhány példa mégis ide kívánkozik : a firerizei Casino di Livia, a római San Pantaleon-templom, a velencei Santa Maddalena és a La Fenice Színház.
Az Egyesült Államokban érthető módon az első nemzeti építkezések viselték magukon a klasszikus formák iránti vonzalom bélyegét. A független Amerikában igyekeztek új társadalmat kialakítani, mintaképül véve az ókori köztársaságokat. A washingtoni Capitolium oszlopsorok és sima falak kupolával koronázott együttese, a kupola a londoni Szent Pál-székesegyházét, illetve a párizsi Pantheonét követi. Az épület W. Thornton és Ch. Bulfinch munkája, a kupola Thomas Walteré. A sokszor fából épült magánházaknak szinte szükségszerűen kellett követniük a neoklasszikus ízlést.
Miközben az építészet egész Európában, sőt Amerikában is magáévá teszi az antik művészet formáit, a festészet és a szobrászat is hasonló utat igyekezett követni. A festészetben ez a klasszicizálás szinte lehetetlennek bizonyult, mert édeskevés volt az, amit a kezdődő pompeji ásatások addig a római festészetből feltártak. A szobrászat feladata könnyebb volt. Winckelmann az antik művészetről szóló tanulmányait elsősorban a szobrászatnak szentelte. Később Schelling azt állította, hogy a görög irodalom megértésének egyedüli módja az, ha előbb a szobrok révén beavatjuk magunkat a klasszikus szépségbe. A műbírálóknak és művészeknek az a csoportja, amely a XVIII. század végén Rómában megalapította az Archeológiai Levelező Társaságot, minden érdeklődését a szobrokra fordította. Nincs mit csodálkoznunk tehát azon, hogy a klasszicista épületek megteltek az antik istenszobrok utánzataival, és hogy a nagy emberek, mint Napóleon és Wellington vagy a kor tudósai aktszobrokat készíttettek magukról, mint az ókor atlétái, pupilla nélküli szemekkel, hogy még görögösebbnek látsszanak. A kor szobrászai közül azonban csupán néhányan állták ki az ízlés változásainak próbáját. Mindenképpen közéjük tartozik a dán Bertel Thorwaldsen (1777-1844) és a velencei Antonio Canova (1757 -1822). Thorwaldsen sokáig élt és dolgozott Rómában. Kifinomult, simára csiszolt márványait kiegyensúlyozott, ma már merevnek ható nyugalom jellemzi. Szobrai tiszta kontúrra épülnek, de különösebb újdonságot nem nyújtanak.
Canova más temperamentumú volt, de mint minden klasszikus szabályrendszert követő művész, olykor ő is mesterkélten hűvösnek hat. Szinte egész életét Rómában töltötte, pályája elején a barokk művészet is vonzotta, s csak később, fokozatosan került az antik emlékek bűvkörébe. Canova kiegyensúlyozott, klasszicizáló stílusába sajátos realizmus vegyül. Ámor és Psyché (Ermitázs, Szentpétervár) csoportja a kor legjobb szoboregyüttese, feszültség és nyugalom, érzékiség és hűvös simaság egyszerre jellemzi. Canovát elhalmozták megbízásokkal: számos síremléket készített (Mária Krisztina főhercegnő síremléke a bécsi Augustinerkirchében, XIII. Kelemen pápa síremléke a római San Pietróban stb.) - ebben a műfajban új típust dolgozott ki. Portrészobrokat is alkotott, s a Bonaparte család megbízásainak is eleget tett. Egyik leghíresebb munkája a Paolina Bonaparte Borghesét. Venusként megjelenítő szobra (Galleria Borghese, Róma).
Antonio Canova: Paolina Borghese szobra. A szobrász Vénuszként, s jellegzetesen a klasszicizmusra jellemző hűvös nyugalommal jeleníti meg. |
Sok szobor készült a direktórium és a császárság hölgyeiről is, Josephine császárnőt például F. J. Bosio, a Carrousel-diadalív harci kocsijának alkotója örökítette meg, Madame Récamier-t pedig a lyoni J. Chinard.
A német klasszicista szobrászok közül Johann Gottfried Schadow tűnt ki közvetlenségével (Lujza és Friderika hercegnő kettős szobra, Nationalgalerie, Berlin).
A klasszicista festészet példaképként tisztelt, a kor ízlésáramlatait irányító alakja Anton Raphael Mengs (1728-1779) volt. Mengs Csehországból származott, és Európa valamennyi udvarának dolgozott, miután megjárta Itáliát. Sokáig Rómában élt, ahol megismerkedett Winckelmann-nal. Módszere, amelyben egyébként minden klasszicista festővel osztozott, nem is lehetett volna balszerencsésebb: a festészetben reprodukálta az antik szobormintákat és előírásokat. Minthogy az ókorból nem maradtak fenn képek és nagyon kevés antik freskót ismertek, nem tehetett egyebet, minthogy a szobrokat utánozta.
Franciaországban a klasszicizmus első jelentős festő- egyénisége Jacques Louis David (1748-1825), aki később Napóleon kedvelt festője lett. Az Akadémián tanult, négy eredménytelen kísérlet után 1774-ben végre elnyerte azt az ösztöndíjat, amellyel Rómába utazhatott. Rómában Mengs, Winckelmann és Angelica Kauffmann köréhez csatlakozott, s ő is a klasszicizmus híve lett, az antik emlékek hatása alá került. Visszatérve Párizsba, 1784-ben kiállította a Horatiusok esküje című képét, amelyen a bátor rómaiak hazafias áldozatként életüket ajánlják fel. Sem a téma, sem a kivitelezés nem felelhetett volna meg ennél jobban a kor ízlésének. Minden részletében alkalmazkodni akart az antikvitáshoz, de az egyéni invenció sem hiányzott belőle.
Ezzel a művével David a modern történelmi festészet jogaiért harcolt, ahogyan Greuze a nemes, magasztos erkölcsi témák festészetének jogáért, Hogarth pedig az erkölcsi célzatú társadalmi szatíra létjogosultságáért.
David eredetisége a Horatiusok esküjében nem a választott témán alapul, hanem azon a drámaiságon, ahogyan ezt ki tudta fejteni. Kétségkívül van a képben bizonyos színpadiasság, de erő is, tulajdonképpen középszerű festői kvalitásai ellenére.
Később David - Marat és Robespierre barátja részt vett a forradalom eseményeiben, és a nemzetgyűlés megbízta a labdaházi eskü megörökítésével. A nemzetgyűlés tagjaként azok közé tartozott, akik megszavazták XVI. Lajos halálát, és a Konvent megbízásából megszervezte a Legfőbb Lény tiszteletére rendezett ünnepséget. Robespierre bukása után öt hosszú hónapot börtönben töltött, ez alatt tervezte meg híres képét, A szabin nőket. Napóleon hatalomra jutásakor David klasszikus olvasmányai, különösen Plutarkhosz hatása alatt a korzikai vezérben antik hőst vélt felismerni, és testestül-lelkestül csatlakozott a császárhoz, aki több kép elkészítésével is megbízta. Megrendelésre festette többek között a Napóleon koronázását. Ez a hatalmas, reprezentatív, kissé talán unalmas kompozíció néhány szép portrét is tartalmaz. Ugyancsak megrendelésre készült a Sasok című képe.
A forradalom hőseit megörökítő képei közül a Marat halála monumentális egyszerűségével, visszafogottságával, nemes pátoszával egyik legjobb műve, s kitűnően reprezentál egy egész korszakot. Igen jó portréfestő is volt, a Madame Récamier-t ábrázoló arcképe nemcsak jellemzőerejével, hanem a háttér vibráló, egyéni festésmódjával is kiemelkedik művei közül.
XVIII. Lajos a restauráció után megbocsátotta a nagy festő Napóleon iránti lelkesedését, és David Párizsban maradhatott. Mikor azonban Napóleon visszatért Elba szigetéről, David az elsők között írta alá a Bourbonokat Franciaország trónjától megfosztó császári rendelkezést, és így érthető, hogy Waterloo után a festő számára nem maradt más lehetőség, mint hogy Brüsszelbe emigráljon. A forradalom és Napóleon festője 1825-ben Brüszszelben halt meg.
Számos tanítványa volt, és nagy hatása volt a XVIII. század végének és a XIX. század elejének festőire, például Louis-Léopold Boillyre (1761-1845), a direktórium és a császárság festőjére. Az arcképfestőnő Elisabeth Vigée-Lebrun is a hatása alá került, róla szóltunk már a XVIII. századi festészet tárgyalásánál.
David igazi és közvetlen tanítványai azonban Gérard, Ingres és Gros voltak. Franois Pascal Gérard (1770-1837) 1789-ben lépett be a mester műhelyébe. Gérard is a század nagy arcképfestői közé tartozik. Több ízben megfestette Napóleont, babérkoszorúval a fején, császári palástban vagy az eylaui csatatéren. Készített portrét Mária. Lujzáról is. Napóleon közvetlenül Austerlitz után a győzelem emlékére dekoratív, nagy festményt rendelt tőle.
Antoine Jean Gros (1771-1835) még tizenöt éves sem volt, amikor belépett David műtermébe. A forradalom kitörésekor Itáliába ment, ott ismerte meg Bonapartét, aki ekkor Milánóból irányította ragyogó ifjúkori hadjáratait. Gros többször megfestette Napóleont, amint csapatai élén fedetlen fővel harcol ellenségével, az Arcole hídját készül elfoglalni vagy a jaffai pestiseseket látogatja meg. Napóleon annyira elégedett volt vele, hogy bevette Gros-t abba a bizottságba, amelynek a meghódított városokban ki kellett válogatnia a párizsi múzeumokba szánt művészi alkotásokat. Gros a császári kormány megbízásából később is több ízben megfestette a napóleoni eposz egy-egy jelenetét.
A festészeti klasszicizmus talán legjelentősebb képviselője Jean-Auguste-Dominique Ingres (17801869), szintén David tanítványa volt. Montaubanban született, és a hagyomány szerint attól a pillanattól kezdve, amikor Toulouse-ban néhány Raffaello-másolatot meglátott, határozott elhivatottságot érzett; Raffaello egész életében hatott rá. Pályája során többé-kevésbé a kor tipikus útját járta be: első párizsi út, belépés David műhelyébe és római ösztöndíj, csak éppen 1801-ben a kormánynak nem volt rá pénze, hogy ösztöndíjasait Itáliába küldje. Erre 1806-ig nem kerülhetett sor. 1806-tól azonban többször, hosszabb időt töltött Rómában, majd a francia akadémia vezetőjeként élt itt 1834 és 1841 között. A festészet alapjának a rajzot tartotta. Művein sokáig, aprólékos gonddal dolgozott: A forrás a hagyomány szerint több mint negyven éven át készült.
Ingres művészetében a klasszicizmus már elválaszthatatlanul összefonódik a romantikával. A klasszicista esztétika szabályait betartva alkotott: szimmetrikus, kimért kompozíció; hideg színek, klasszikus témák jellemzik műveinek egy csoportját (Homérosz apoteózisa, Louvre, Párizs). Ugyanakkor témái - Paolo és Francesca (Musée des Beaux-Arts, Angers), Rogier megszabadítja Angelicát (Louvre, Párizs) -, középkorszeretete már romantikus. Ugyanez a kettősség él vonalkultúrájában: egyrészt folytatja a klasszicizmus szabályos, világos, nyugodt rajzát, másrészt a vonalnak új kifejezőerőt ad, szinte a színeket pótló értéket. Portréi - elsősorban a Riviére családról készült képek - tiszta, világos kompozíciók, amelyeken szigorúan követett festői elvei kifejező emberábrázolással párosulnak.
Ingres-t támadások is érték a klasszikus szabályokhoz való merev ragaszkodása miatt: a festészet szabadságát hirdető, ragyogó színekkel dolgozó fiatal romantikus festők vagy Delacroix szinte természetes módon kerültek szembe vele.
Utolsóként Pierre-Paul Prud'hont (1758-1823) említjük David művészkortársai közül. Clunyben született, majd ő is Párizsba ment, az ösztöndíj elnyerése után pedig Rómába. Erős fény-árnyék hatásra épülő festményei bizonyítják, hogy Ingres-rel szemben nem Raffaello, hanem Correggio művészetének követője. Főként mitológiai témákat dolgozott fel. Szentimentális allegóriái vagy például a Josephine császárnéról festett érzékeny arcképe egyértelműen bizonyítja, hogy az ő munkássága is a romantika előhírnöke.
A klasszicizmus évtizedeiben a történelem alakulását azok a mélyreható társadalmi
és politikai események határozták meg, amelyek az 1789-ben kirobbant francia
forradalomtól az 1848-49-es forradalmakig eltelt időszakban megmozgatták egész
Európát.
Franciaországban a köztársaság kikiáltása (1792) után három évvel a vagyonos
burzsoázia és a gazdag parasztság érdekeit képviselő dircktórium vette át a
hatalmat. A mérsékeltek vezetése alatt álló köztársaság sikeres hódító háborúkba
kezdett. Terjeszkedésének megakadályozására az európai államok szövetségre léptek
ellene. A kormányzást a helyzet követelményei szerint szigorítva 1799-ben bevezették
a katonai diktatúrát. Attól kezdve az első konzul, Napóleon gyakorlatilag egyeduralkodóként
kormányozott, s a kialakult állapotot törvényesítve 1804-ben császárrá koronáztatta
magát. Győztes hadjáratok sorozatával Európa tekintélyes részét fennhatósága
alá kényszeríttette.
Az oroszországi hadjárat kudarca után azonban hatalma megrendült, s 1813-ban
Lipcsénél teljes vereséget szenvedett. A Párizsba bevonuló szövetségesek lemondatták
a trónról s Elba szigetére száműzték. A következő évben rövid időre még visszatért,
de a Waterloo melletti vereség végleges bukása lett. Helyreállították a királyságot.
Franciaország a nagyburzsoáziára támaszkodó monarchia lett.
Anglia a XIX. század első felében lendületesen fejlődő gazdasági nagyhatalom.
Jelentős gyáripara, a termelést nyersanyaggal ellátó hatalmas gyarmatbirodalma
s a lehetőségeket ügyesen kihasználó szabadkereskedelmi politika világviszonylatban
is vezető szerephez juttatta.
Németország a napóleoni háborúk során francia fennhatóság alá került. A megszállás
azonban előnyökkel is járt. Alapjaiban ingatta meg a feudális rendet, s a kényszer
hatására vagy önként bevezetett reformokkal, az elnyomás ellen szerveződő nemzeti
mozgalmakkal olyan erjedési folyamatot indított el, amely a polgári viszonyok
kibontakozását segítette. Németország ekkor lépett rá a nemzeti egység felé
vezető útra (Napóleon idején 200-nál több kis feudális törpe-állam szűnt meg
s olvadt bele a nagyobbakba).
Oroszország a Napóleon fölött aratott győzelmek után az európai reakció egyik
fellegvára. Társadalmi és gazdasági fejlődésében messze elmaradt a nyugati országok
mögött. A beszivárgó forradalmi eszmék azonban ott is éreztették a hatásukat.
Megindult a jobbágyrendszer lassú bomlása, s kezdtek kialakulni azok a feltételek,
amelyek a XIX. század második felében a tőkés termelés előtt az utat megnyitották.
Magyarország a gazdasági elmaradottság és a Habsburg elnyomás kettős terhe alatt
élte át a feudális rendszer általános válságát. A XIX. század első felének történelme
nálunk a nemzeti függetlenség megszerzéséért és a polgári átalakulásért vívott
küzdelmek története.
A klasszicizmus szellemi hátterét adó polgári kultúra a XVIII. századi felvilágosodásban
gyökerezik. Természetességre, a dolgok ésszerű magyarázatára törekedtek. Ez
megváltoztatta a gondolkozást, s ami a kor szempontjából döntő fontosságú, új
értelmet adott a múltnak. A történelem addig leíró jellegű volt, elbeszélte
az eseményeket.
A felvilágosodás korától kezdve az okokat nyomozta, segítségével az akkori "jelenhez"
elvezető utat próbálta feltárni. Megindult a művészetben is a múlt rendszeres
kutatása. Felmérték, lerajzolták, s kiadványokban ismertették az antik emlékeket,
többek között Athén régiségeit, Palmyra és Baalbek romjait.
1750-ben kiadott Carceri (Börtönök című), 16 metszetből
álló sorozatának egyike. Fantasztikus építményei miatt "az építészet
Rembrandtjá"-nak nevezték el. |
A XVIII. század egyik legnagyobb hatású művésze, az olasz Piranesi hangulatos
metszetek sorozatában örökítette meg az antik világ maradványait, főleg Rómának
fennmaradt római kori építményeinek romjait. 1764-ben a német Winckelmann "az
ókori művészet története" címmel közreadja híres munkáját, az első olyan
könyvet, amely a fejlődés folyamatát bemutatva tárgyalja egy korszak művészetét.
A kor irodalmának vezető alakjai, Németországban Goethe és Schiller, Angliában
Shelley és Byron, Oroszországban Puskin rajongó lelkesedéssel fordulnak az ókor
felé; a klasszikusokban fedezik fel a polgári eszményeknek megfelelő természetesség
örökérvényű mintáit.
A kor művészetének kiemelkedő egyéniségei a szobrászatban az olasz Antonio Canova és a hűvösebben klasszicizáló északi mester, a dán Thorwaldsen.
A dán Bertel Thorwaldsen, Canova mellet a legjelentősebb klasszicista szobrász
két műve.
Iason
az aranygyapjúval és Venus. |
A festészetben a forradalom festőjének is nevezett Jacques Louis David a klasszicizmus legjelesebb képviselője; híres művei a Horatiusok esküje és a Marat halála.
Jacques-Louis
David: Szapphó és Phaon (Szentpétervár, Ermitázs) |
Jacques-Louis
David: Napóleon átkel az Alpokon (Musée Versailles) |
Az ő tanítványa volt, de mesterének érzelemmentes ábrázolásmódjától elszakadva már inkább a romantikához áll közel J. A. Dominique Ingres.
Mademoiselle
Riviere képmása (Louvre, Párizs), 1805. |
Ingres-nek ez a 83 évesen befejezett műve már a szigorú antik eszménytől való
eltávolodását mutatja. Több figurája ismert korábbi műveiről, a Fürdőző nők
sorozatából lngres török jeleneteket ábrázoló metszetekei is tanulmányozott
a képhez. Évekig dolgozott rajta, több alakot hozzáfestett. A kép jelenlegi
tondó formája is később, változtatás eredménye, a festmény eredetileg négyzetes
volt.
Időben a tárgyalt korszakhoz tartozik a festészet történetének egyik óriása,
a spanyol Francisco Goya (1746-1828).
Az ő munkásságát azonban nem lehet egyik stílushoz sem besorolni. Fő művei közül
A királyi család csoportképe mély emberismeretről tanúskodik; a Ruhátlan Maya
a forma klasszikus szépségével hat; A felkelők kivégzése a drámai esemény bemutatásának
romantikus hevületével ragadja meg a nézőt; a budapesti Szépművészeti Múzeumban
található Korsós lány a realizmus felé nyitja meg az utat, szinte példátlanul
sokrétű, változatos életművében a XIX. század majdnem valamennyi - később kibontakozó
- irányzatának a lehetőségeit felmutatta.
A
Caprichos-sorozat híres 43-as számú metszete (1797-1799), címe: Ha
az értelem alszik, előjönnek a szörnyek (Prado, Madrid) |
Olyan fordulópontot, nagy változást, aminőt a reneszánsz jelentett a gótika
után, és amilyet talán csak a XX. század művészete képvisel az előző századhoz
képest. Mint minden nagy változásnak, ennek a szakasznak sem lehet sem a pontos
kezdetét, sem a befejezését évszámmal vagy eseménnyel jelölni. Ha mégis erre
kényszerülünk - mint ahogyan minden történelmi tárgyalás igényli az időben való
meghatározást -, akkor ez csak jelzés arra, hogy valami lényeges változás, az
előzőtől való teljes eltérés folyamata megindult, és a befejezésnél ugyanez
forog fenn, csak más előjellel. Ahogyan leegyszerűsítve és kissé erőszakoltan
kell és lehet egy-egy korszak elejét és végét jelölni, ugyanúgy leegyszerűsítve
kell tárgyalnunk azt a teljesen új társadalmi helyzetet, szellemi közérzetet
és látásmódot, amelyet e korszak jelent. Már az új stílus teljes kibontakozása
előtt szinte minden vonatkozásban megvannak azok az előzmények és csírák, amelyek
ehhez a látszólag teljesen új korszakhoz vezettek. S a korszak befejezésekor,
az indító törekvések elhunytakor is már élnek vagy legalább lappangva jelen
vannak mindazok a jelek és tünetek, amelyek kiteljesedve majd a következő periódust
jellemzik.
A hangsúlyozott teljesen új - amely megjelölést fentebb használtam - több vonatkozásban alkalmazható korszakunkra. Megváltozik az életforma: a polgárság érvényesülésével, helyfoglalásával, illetve e törekvések fokozatos előkészítésével ugyanis mindjobban együtt jár annak a társadalmi rendnek a felszámolása, amelyet általános megjelöléssel feudalizmusnak nevezünk. Nemcsak az emberi jogok kiszélesedéséről, a születési előjogok háttérbe szorításáról, a világi-városi élet túlsúlyáról beszélhetünk, hanem a teljesen megváltozott szellemről, amely általában a felvilágosodás áramlatainak köszönhető. E gazdag és sokágú mozgalomnak fő vívmányai közé tartozik a szellem szabadságának, minden irányú kibontakoztatásának előmozdítása, a tudásba vetett hit terjedése, szemben a korábban uralkodó, túlvilágba vetett hittel, valamint a természet megismerésére irányuló törekvés, szemben a természet erőitől való szinte babonás félelemmel. A racionalizmusnak ez az erősödése a szellemi élet sok területére hatott, és megváltoztatta az emberek egymáshoz való viszonyát, módosította, ha nem is szüntette meg egy csapásra a fennálló társadalmi viszonylatoknak a súlyát. Noha ezek a jellegzetességek a korszakunkat előkészítő éveknek Európa minden országában megfigyelhető jegyei, természetesen nem azonos időben és nem is azonos módon és mértékben jelentkeznek. Az átalakulás többek között függ az illető ország társadalmi és történelmi fejlődésétől, államformájától, az osztályok egymáshoz való viszonyától. Angliában a polgári forradalom korábban lezajlott, a polgárosulás régen megindult, a szellemi élet átalakulása ezzel párhuzamosan már korábban érződik és ezért a kontinens XVIII. századi felvilágosodási hullámai itt már nem is okozhattak olyan nagy változást, mint amilyen például a francia szellemi élet terén végbement. Időben is, jelentkezési formában is oly eltérő jelenségekről van szó Angliában, hogy nem meglepő, ha az angolok felvilágosodásról mint korszakmegjelölésről alig beszélnek. Franciaországban viszont, az abszolút monarchia nyomasztó árnyékában, a hanyatlás tüneteinek mind erősebb érvényesülésével, a felvilágosodás mozgalma a francia forradalmat előkészítő évtizedekben bontakozik ki. Már pusztán az a tény, hogy ennek a mozgalomnak a fő jelentkezési formája a sokkötetes Enciklopédia volt, azaz ismereteknek, új értelmezéseknek mindenki számára hozzáférhetővé tétele, valami többletet, átütő erőt kölcsönzött e látszatra békés tudományos vállalkozásnak. A megfelelő történelmi helyzetben nem kiadványról, hanem harci cselekedetről volt szó; az enciklopédisták magatartása tükrözi, hogy ennek tudatában voltak. A Diderot által irányított vállalkozás így tudta maga köré gyűjteni a szellemi élet legjobbjait, akik a továbbiakban a munkát végezték, és rendkívüli hatással voltak nemcsak a francia, hanem a többi ország szellemi kérdések iránt érdeklődő, mindinkább a haladó gondolatok szolgálatában álló személyiségeire. A felvilágosodás, illetve az enciklopédisták hatása fokozatosan elterjedt mindenütt, bár e téren is erősen eltérő megjelenési formákra és időpontokra kell gondolnunk. Mindez oda vezet, hogy a XVIII. század közepétől kezdve még az udvari körökhöz közel álló költők vagy filozófusok körében sem volt lehetséges olyan hangot használni, olyan témát választani, amely egy-két évtizeddel korábban az egyedül illő és szokásos lett volna. Finomkodás helyett természetesség, bonyolult tematika, illetve áttételes allegóriák helyett az ésszel (rációval) könnyen követhető közlés lép előtérbe. Mind nagyobb rétegek érdeklődnek az új, helyesebben megkésetten elért természettudományi ismeretek, általában a világ egészének megismerése iránt, és az utazás a magasabb társadalmi rang elengedhetetlen kellékévé válik. A francia akadémia Rómában már a XVII. század óta működött, eredeti célját - jól értékesíthető alkotások készítése az olasz művészet ihletése alatt - már nem is hangoztatták. De az akadémiai oktatás, mai szóval a diploma utáni továbbtanulás, olyan elengedhetetlen követelménye volt a rangosabb művésznek, hogy a római ösztöndíjakért, de más utazási-tanulási lehetőségekért is; valóságos verseny indult meg. Róma mellett mindinkább az érdeklődés előterébe lép az Itálián kívüli ókori világ megismerése; a romok gondos lerajzolása és az ásatások folytatása megteremtik az archeológia gyorsulva fejlődő alapjait.
A tudás iránti vágy, az ismeretek bővülésének, egyszersmind rendszeresítésének
törekvése, az alkalmazható minta és mérték megtalálása és használata értetik
meg velünk az elmélet körébe tartozó művek szaporodását és súlyát. Egyszersmind
arra is magyarázatot nyújt ez a jelenség, hogyan emelkedhetett egy alapjában
nem kimagasló egyéniség, mint aminő Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)
volt, rendkívüli fontosságra, és hogyan érhetett el Európa szerte maradandó
hatást. A rendkívüli tudásszomjjal és kora szellemi igényei iránti érzékkel
megáldott férfi a szűkös körülményekből kinőve olyan hatásra tett szert, amely
csak Jean-Jacques Rousseau-éhoz hasonlítható. A nagy francia jelentősebb alkotó
ugyan, de művészeti téren nem annyira a ráció, mint az érzelem szabadságát és
mindenhatóságát hirdeti. Ez fordítja szembe a civilizációval és készteti a "tiszta
természethez" való visszatérésre. Így jelentősége a művészet szempontjából
kisebb. Reformátor volt, aki nem is törekedett filozófiájának, életszemléletének
ilyen, számára periferikus területen való érvényesítésére. Ezzel szemben Winckelmann
felismerte az antikvitás jelentőségét és példaadó voltát kora művészete számára,
egyúttal ő az első, aki általában a művészetet történelmi folyamatként, mint
a történelem produktumát fogja fel.
Jelentősége épp ebben rejlik, mert így sikerült a kortalan ókort és a jelent
valamiképp egy nevezőre hoznia, lehetségessé vált az eddig megfoghatatlannak,
fogalmi rendszerbe nem illeszthetőnek tartott képzőművészetek tudományok rendszerbe
foglalása, a tudomány rangjára való emelése.
Winckelmann a halli egyetemen teológusként kap oklevelet. Évekbe telik, amíg
megfelelő állást talál, közben azonban lankadatlanul tanulmányozza az útjába
kerülő könyvtárak anyagát, elsajátítja kora francia szellemtől erősen áthatott
német irodalmat, és anyagot gyűjt a görög művészet példaadó szerepét tárgyaló
első művéhez, amely a görög művészet utánzásával foglalkozik (1755). Már itt
kifejezi azt a véleményét, hogy a műalkotás erkölcsi hatása a lényeges, ezért
nem az érzelmekre, hanem az észre kell hatni. Nem az anyagszerűség a fontos,
hanem a mű, értelmi-érzelmi téren kiváltott hatása, tehát inkább az irodalmi
eszközök iránt fogékony. Mintaképe elsősorban a görög és nem a római művészet,
noha bizonyos, hogy a kettőt szétválasztani ő még sem tárgyilag, sem fogalmilag
nem tudhatta. Az antikvitás iránti tisztelete az angol és a francia irodalom
kedvelőjévé és ismerőjévé avatta. Ezekben a nagy múltú országokban ugyanis az
antik kultúra - főleg az irodalom - jobban felszívódott, formáló ereje sokkal
erősebben érvényesülhetett, mint a sokkal elmaradottabb, háborúktól megtépázott
német területeken. Érthető hát Winckelmann igyekezete, hogy innen elkerüljön.
Amikor egy ösztöndíj lehetővé teszi számára, hogy 1755-ben Rómába utazzon, ahol
barátja, A. R. Mengs már vezető egyéniség volt, nemcsak esztétikai rendszere
volt készen, hanem rendelkezett azokkal a képességekkel is amelyek révén a művészeti
közélet vezető egyéniségévé, az előtte kitáruló művészeti emlékek avatott szakértőjévé
válhatott. Rómán kívül Herculaneum, Paestum és más ekkor már elérhető antik
művészeti központok emlékeit keresi fel. 1764-ben kezdi megjelentetni a ,,Geschichte
der Kunst des Altertums" című művét, amely még Goethére is hatott. Műve
egy Európa szerte elevenen élő érdeklődés megszilárdítását segíti elő, és látszólag
egyszerűen áttekinthető folyamatként tünteti fel a művészetek fejlődését, amely
mindvégig a harmónia és derű kibontakozását mutatja. Ez a ma már túlhaladott
és az antikvitást erősen egyszerűsítő felfogás megfelel a közérthetőség utáni
vágynak. Ez területünkön a felvilágosodás és a rajta épülő elméleti művek egyik
jellemző vonása. Gyors nemzetközi hírnév követi ezt a kiadványt, amelyet nemcsak
szerzője nevez tökéletesnek, hanem a kor olyan hangadó egyéniségei is, mint
Diderot, Herder és Madame de Stael. A több részből álló, számos jellegzetes
betétrésszel, kitérő okfejtésekkel fűszerezett mű érdekes vonása - és ez talán
a Vasari óta élő hagyomány következménye -, hogy a stílusfejlődést követve,
töretlen haladást lát a "primitívektől" az antikvitásig. Ha mondanivalói
többnyire általánosak és elvontak is, mégis van néhány antik alkotás, így például
a belvederei Apolló vagy a Laokoón-csoport, amelyet központi jelentőségűnek
ismer fel, és "gondos leírást ad róluk.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) egyénisége és hatása több mint
kétszáz éve az érdeklődés előterében áll. Goethe életműve mintegy összekötőhíd
a felvilágosodás és a kialakuló polgári esztétika közt. Erős gyakorlati érzéke
és a természettudományok iránti érdeklődése megóvja a túlzott spekulatív jellegtől.
Számára a szépség a természet törvényeinek, a megnyilvánulása, ezzel válik a
művészet nála emberi jelentéssel gazdagított természetté.
Az új ízlés kialakulásának másik fontos tényezője a római angol művészek köre, amely főleg Angliára és a skandináv országokra hatott. Ebben fontos szerep jutott Gavin Hamiltonnak (1723-1798), aki az antik emlékek széles körű ismeretével és Piranesi metszeteinek híveként, nemcsak gyűjtőket és mecénásokat nyert meg az új ízlésnek, hanem a fiatal művészeket is erősen befolyásolta. E művészek sorába tartozik a svéd Sergel is. Hamilton skót származású, nem jelentős festő. A mi szempontunkból mint közvetítő, ízlésformáló fontos, annál is inkább, mert nem annyira elvont, mint Winckelmann. Hamilton nemcsak festő és műkedvelő régész, hanem amatőr műkereskedő is. Ez az a vonása, amelynek a legnagyobb és a legszélesebb körű volt a hatása. Nem kis része van abban, hogy Herculaneum és Pompeji újonnan ismertté vált emlékei az érdeklődést szinte lázas módon felkeltették, és ha nem is egyértelmű az a lelkesedés, amelyet a késő antik emlékek kiváltottak - Winckelmann például nagy fenntartással kezelte őket.
Akadtak azért ebben az időben is kiemelkedő tehetségek. Közéjük tartozik mindenekelőtt
a francia Jean Antoine Houdon (1741-1828), a francia szobrászat egyik
kimagasló és máig sem eléggé méltányolt alakja. Mind alakfelépítés, mind mintázás,
mind arcképszobrászat terén a legnagyobbakkal vetekszik, ugyanakkor művészete
jellegzetes átmenet a barokkból az erősen racionálispolgári ízű klasszicizmusba,
minden téren kijelölve a követhető utat. És mindezzel együtt korántsem volt
olyan sikere, mint amekkora történelmileg, művészileg megillette volna, vagy
aminő siker a szinte varázslatos hatású Canovának osztályrészül jutott. Sovány
vigasz - de jellegzetes tünet -, hogy a mai néző Houdont többre értékeli Canovánál.
Jelentős művészeknél az egyiknek a másik rovására való kiemelése nem szolgálja
az igazi értékrend kialakulását. Eleven szobrászi érzék a forma, a modellálás
iránt, a megelevenítés és ugyanakkor a mértéktartás szerencsés összhangja jellemzi
Houdon műveit. Első szobrászi képzése után, 1764-69 közt mint akadémiai ösztöndíjas
Rómában tanul és dolgozik. E korai művei a késő barokk szobrászat hatását mutatják,
amire szép példa Szent Brúnó formailag is zártnak komponált, szerzetesi módon
magába mélyedő alakja (Róma, S. Maria degli Angeli). Ez a csendes, egyszerűségében
oly megkapó szobor az egyházi szobrászat új fejezetének kezdetét jelzi, bár
a mintázásban van valami kis félénkség, az állásmotívum némi erőtlenségében
még érezteti a kezdő szobrász bizonytalanságát. Houdon képességeit kora nagy
gondolkodóival való kapcsolata és barátsága szabadította fel, erre Párizsba
való visszatérése után került sor. Rendszeresen dolgozott és kiállított, de
királyi megbízásban nem részesül. Első sikerét Voltaire - halotti maszk alapján
mintázott - ülő szobrával aratta; máig a legjellegzetesebb és a nagy szellemhez
méltó ábrázolása ez ennek a rendkívül érdekes egyéniségnek. Houdon többször
is megmintázta, de legérettebb művészi fogalmazását a Comédie Francaise-ban
1781-ben felállított Voltaire-szobor nyújtja. Öreg, megtört testű aggastyán,
mégis méltóságteljes és impozáns, ráncos arca, fogatlan szája ellenére a szellemi
fölény és a diadalmaskodó gunyorosság megtestesülése. Ebben rejlik Houdonnak
és a késő antik szobrászaton épülő műveinek egyik nagy erénye: testközelbe hozza
az ábrázoltat, számos kisebb részlet megfigyelést is felhasznál, hogy az egészet
átlengő egyéniség jellegzetességeit, a szellemi ember egészét elénk állítsa.
Műveinek egy másik csoportja a családi arcképek, főként feleségéről és kislányáról.
A korszak szobrászatának legnagyobb alakja, az új felfogás leghatásosabb képviselője,
Antonio Canova (1757-1822), a venetói származású szobrász.
Akkor lépett a szobrászat területére, amikor - azt mondhatnánk - erre a legnagyobb
szükség volt. Hiába viselte Itália, főleg számos római szobrászati alkotás,
a múlt dicsőítő nimbuszát, azt a hírnevet, amelyet egyrészt a mindinkább üzletivé
váló antik másolás, másrészt a szobrászi készségek kitűnő elsajátításának színhelyeként
élvezett, nem tudta feledtetni azt a tényt, hogy saját szobrászatában stagnálás
következett be. Ez a látszólagos mozdulatlanság, a fejlődésnek bizonyos megtorpanása
és az irányító egyéniségek hiánya tette lehetővé Itáliában, hogy a francia udvar
szobrászai nagy tekintélyt és hírnevet élvezzenek. Ledoux és társai már javában
alkotnak, amikor Clodion és társai uralják még a területet, és mint láttuk,
a nagy Houdonnak is szinte mellékvágányon, a hivatalos körök által alig észrevéve
kellett élete nagy részében működnie. Csak ennek az összképnek a jelzése után
lehet értékelni azt a nagy fordulatot, amelyet Canova fellépése jelentett. Újat
hozott, és még is ismerőst, különösen kimagasló szobrászi megmunkálást, miközben
ott egyáltalán nem ez a vonzó és érzékletes kivitel érdekelte elsősorban. Alakjai
a mitológia ismert és látszólag különösebb formálási problémát nem okozó alakjai.
Nyugalmuk és egyensúlyuk, kecsességük és fiatalságuk, másutt meg mindent elsöpörni
látszó szenvedélyességük és testi erejük olyan szobrászi világot tárt fel az
új idők szellemében, amilyenre a társadalom már régen várt. És mindezen túl
nagyon megnyerő, kedves és kellemes természetű ember volt, alkalmazkodó és mégis
egyéni, művelt és mégis szerény: minden együtt volt tehát, hogy a szobrászat
fejedelmévé váljék.
Korai - még Velencében töltött - éveiben művei a mintázás lassan kibontakozó
biztossága mellett sajátos erőteljes realizmus ébredését mutatják, ami különösen
az ekkor még ritka arcképeit teszi vonzóvá (Ranier dózse). De már a Daedalus
és Ikarus-csoport a csoportfűzés új kérdésfelvetésével, egyensúly és labilitás,
szabadság és kötöttség kettősségével egy új és nagy tehetség kibontakozását
jelzi. 1779-ben Rómába megy, és Gavin Hamiltonnak, a kor egyik legfontosabb
ízlésirányító személyiségének rábeszélésére itt telepszik meg, noha a barokk
szobrászat emlékei egyelőre jobban vonzzák, mint az antik Róma. Néhány rövidebb
utazástól eltekintve egész életét Rómában töltötte, ahol letelepedése után rövid
idővel elkészíti a Theseus és Minotaurus csoportját. Nyugalom és erőteljesség,
a szörnyön ülő hős nemes testalkatának és a barbárnak feltüntetett legyőzött
szörny mintázásának szembeállítása itt még kissé vaskosan jelzik azt a feszültséget,
amelynek kifejezésére, egyre finomabb eszközökkel, szobrászata mindig képes
volt. Canova vázlatai tanúsága szerint gyors és friss megfigyeléseit rögzíti,
a római élet köznapi eseményei, általában az élet változatossága és frissessége
érdeklik. Mégis a Theseus-csoport jelzi az első nagy sikert; bevezetése volt
a majd kétszáz befejezett és számos vázlatban ránk maradt művet számláló nagy
munkásságnak. A legmagasabb hivatalos elismerés sem késik sokáig: megbízást
kap IV. Kelemen pápa síremlékének elkészítésére (befejezés 1787), majd ezt követően
XIII. Kelemen pápáéra (befejezés 1792). A barokk hagyományokat megőrző fali
síremléktípus új fogalmazásban jelenik meg előttünk, nemcsak nyugodtabb felépítését,
tompítottabb hangvételét és hangsúlyozott szimmetriáját tekintve, hanem ikonográfiai
értelemben is. Különösen XIII. Kelemen pápa (S. Pietro) vált emlékezetessé.
Nemcsak a legfelül térdelő imádkozó pápa fennkölt és mégis élethű, elevenként
ható alakja miatt - amely a XIX. század szobrászatának visszatérő motívuma lesz
-, hanem főleg a Halál géniuszának ábrázolása révén, amely a lírai belenyugvás
és az eszményi szépségű ruhátlan testnek a kettősségével új és találó jelképet
formál.
Foglalkoztatja a csoportfűzés kérdései is, erre bizonyíték az "Ámor és
Psyché" csoportja.
Canova magától értetődően természetes, egyéni művészete nem találhatott magas
szintű követőkre, noha hatása alól jóformán senki sem vonhatta ki magát. Jelentőségéhez
az is hozzátartozik, hogy ez a hatás sem térben, sem időben nem volt szigorúan
körülhatárolható. Mindenütt dolgozott, kora legjobb szellemi képviselőivel volt
baráti kapcsolatban, elérte, hogy még életében az új művészeti felfogás fontos
képviselői, mint Fernow vagy Quatremére de Quincy írnak róla, mégsem találunk
közvetlen tanítványokat, igazi követőket körében. Egész Európában jóformán nincs
szobrász, akit művészi jelentőség és alkotóképesség tekintetében vele egy szintre
lehetne helyezni.
Csaknem nemzedéknyi távolság választja el Canovától a kor másik ünnepelt szobrászát,
a dán Bertel Thorvdldsent (1777-1844), akivel általában együtt szokták
emlegetni, mert a dán mester is mindvégig a klasszikus mintaképek követését
tűzte célul maga elé, és nagyjában egyenletes menetű és minőségű művészetével
ezt az eszmét szolgálta, némileg megkésve. Koppenhágai tanulmányai után akadémiai
díjat nyer, és 1797-ben Rómába megy, hogy itt töltse élete nagy részét. Canova
vonzó kecsességével ellentétben Thorvaldsen alakjait valami oldatlan merevség
és hűvösség jellemzi, ami legjobb műveiben, még arcképeiben is, elnyomja az
egyébként nemes mintázást és alakfelépítést. Kiegyensúlyozatlan temperamentuma
- amelytől a magyar Ferenczy István is szenvedett a műhelyében töltött fontos
tanulóévei alatt - nem csorbította hírnevét, nem fékezte alkotói lendületét
és szorgalmát, azt a törekvését, hogy Canovához hasonlóan ő is Európa szobrászává
váljék. Ez alapjában sikerült is neki, ha ma kevésbé értjük is, mi ragadta meg
benne annyira kortársait. Az aeginai oromzattöredékek megtalálásának kora ez,
azé az ízlésváltásé, amely Praxitelész hellenizmusa helyett az archaikus klasszika
felé tereli a figyelmet. A darabosság és kötöttség, a világos körvonalak és
egyszerű kompozíciók válnak mintaképpé, a fő követelmény a legnagyobb külső
és belső fegyelem. Érzékletesség és pajkosság idegenek ettől a felfogástól,
a XVIII. század e hagyományaira mintegy rácsapódik a sírfedél. Thorvaldsen Rómában
német művészek, Carstens és Koch baráti köréhez tartozik, a komorság és monumentalitás
iránti igény talán Carstens emberfeletti arányainak és feszültségének hatására
erősödik benne. Korai főműve, a "Jason" szobra e körből is kap ihletést.
Kétségtelen, hogy Thorvaldsen azt a monumentalitást és józan fegyelmet nyújtotta,
amelyre a kor vágyott. Napóleon római látogatása tiszteletére készített, Nagy
Sándor babiloni diadalmenetét ábrázoló 35 méter hosszú reliefjével már ezt a
felfogást képviseli. A klasszika legjobb hagyományai uralkodnak itt, anélkül
hogy igazán életteli és megkapó lenne az alkotás. E monumentális törekvéseinek
záróköve "VII. Pius pápa síremléke" (1823, Róma, S. Pietro), e síremléktípus
késői példája, amelyet méltóságteljes nyugalma, biztos felépítése és síkszerű
szerkezete a kor szobrászi elveinek monumentális példájává avat. Ezek az elvek
jellemzik legismertebb kompozícióját, amely "Sast itató Ganümédész"-t
ábrázolja: világos kontúrhatás, hangsúlyozottan egyetlen főnézetre felépített
kompozíció, keskeny térsávon lejátszódó jelenet. A vonalszépségnek ez az antikos
értelmezése jellemzi vallásos tárgyú műveit is, amelyek jórészt az általa adományozott
koppenhágai Thorvaldsen-múzeumban kerültek felállításra.
Canovának Itáliában jó néhány követője akadt. Pl.: Lorenzo Bartolini/1777-1850/ (Zamoyska hercegnő síremléke); Pompeo Marchesi/1789-1855/; Pietro Tenerani/1798-1869/ (VIII. Pius síremléke).
Új és termékenyítő indulást jelentett a szobrászat azokban az országokban, amelyek nem rendelkeztek erős és immár terhessé váló hagyományokkal, helyesebben azok, amelyeknek igazi nemzeti arculatú szobrászata még nem kapcsolódott be az európai fejlődés áramába. Ide tartozik mindenekelőtt Anglia, amelynek arckép- és síremlékszobrászata virágzó volt ugyan, de nem tudott olyan alkotásokat felmutatni, amelyek a festészettel vetekedhettek volna. Miként e kor művészetének és műveltségének valamennyi képviselőjét, az angliai szobrászokat is itáliai tanulmányútra, főleg római tartózkodásra készteti az általános ízlésigény, és ennek a tartózkodásnak eredményei jelentős változás formájában műveikben is felismerhetők.
A jelentékeny szobrászok sora:
Thomas Bankset/1735-1805/, aki 1772-ben kerül Rómába, Füsslivel és Sergellel
köt barátságot, és így belekerül a sajátos olasz-angol ízlésáramlatba, amely
sokáig hatott az angol művészetre. Banks azonban hiába fordult angol megbízókhoz,
sőt végül a nagy művészetbarát Katalin cárnőhöz, kevés meghallgatásra talált,
noha a cárnő megvásárolta "Cupidó"-t ábrázoló szobrát, egyik legjellegzetesebb
alkotását. Sajnos a művész hányatott sorsa miatt legtöbb műve elpusztult, csak
halálakor ismerik el mint az angol klasszicizmus első fontos képviselőjét. Flaxman
jelentős emlékbeszédet tartott felette a Royal Academyben, és Reynolds is nyíltan
dicsérte.
Banks néhány fennmaradt, főleg az antik történelem vagy irodalom hőseit ábrázoló
bozzettójánál értékesebbnek tűnik néhány arcképe. Elsősorban "Warren Hastings"-é
(1791), melyen a mellkép feszes mintázása és öntudatos tartása a hősként ábrázolt
modell karakterisztikus jegyeit hordozza.
Banks kortársa Josef Nolekens (1737-1828) 1760-70 között restaurátorként él Rómában, majd visszatér Londonba, és csakhamar az akadémiai szobrászok vezető egyénisége. Életteli közelséggel, szinte személyes élénkséggel ruházza fel szobrait, amelyek sorából különösen az arcképek emelkednek ki. Közülük "Mrs. Pelham" 1776-ban készített mellképét említjük, amely lágy mintázásával, méltóságteljes arckifejezésével, jó arányú szoborépítésével Houdon és Canova erényeit egyesíti.
Nem volt és nem is lehetett igazi szobrászi hagyománya az Amerikai Egyesült Államoknak, ahol a szobrászat lehetőségei, sőt a szobrászat igénye is csak a XVIII. század utolsó évtizedeiben bekövetkezett nagyarányú fejlődéssel alakulhatott ki. Nem meglepő ezért, ha az első jelentős feladathoz, Washington emlékszobrának elkészítéséhez, a nagy francia szobrászt, Houdont hívták meg. A helyi mesterek jó szobrászi érzékre valló alkotásai inkább a faszobrászat terén mutatkoznak meg, a természet-megfigyelésnek és a klasszikus fegyelemnek azt az ötvözetét hozva létre, amely általában megfelelt a kor igényeinek. A faszobrászat e késői gyakorlása nyilván a szobrászatnak a kézművességből való kinövésével magyarázható, ami itt jellegzetes tünet volt. A faszobrok közül vonzó életteliségével és szinte naiv formáival "Benjamin Franklin mellszobra" érdemel említést, melyet William Rush (1756-1833) művének tartanak. Az első reprezentatív amerikai szobrász Horatio Greenough (1815-1852), aki még egykorú témáknál is az antik hőskultuszt követi. Példa erre a "Menekülés" című szobra, amely tulajdonképpen romantikus alkotás.
Jelentősebb a korszak német szobrászata, hisz itt egyszerre kellett az új igényeket
hazai erőkkel kielégíteni, és egy racionálisabb reprezentáció szobrászi kifejezését
kialakítani.
Az első lépést Johann Heinrich Dannecker (1758-1841) munkássága jelenti.
Előbb Párizsban, majd Rómában, Canova körében tanul, majd hazatérve stuttgarti
akadémiai tanár lesz. Főleg mitológiai tárgyú szobrokat, olykor csoportokat
készít ("Ariadne a párducon" vált a legismertebbé), de számos méltóságteljes
arcképet is alkot. Ezek sorából Schillere emelkedik ki egyszerűsített formáival,
de érzékeny mintázásával. Heinrich Dannecker főként a porcelánszobrászatra hatott.
Nálánál sokkal jelentősebb - főleg a monumentális szobrászat szempontjából
- Johann Gottfried Schadow (1764-1850), aki pályáját rézmetszőként kezdte.
A nyolcvanas években Rómában tartózkodott, hogy az antik szobrászatot tanulmányozza.
Canovával jó viszonyba került, és a nagy művész kétségtelenül hatott is rá,
de Schadow lényegesen családiasabb-polgáribb felfogást képviselt, mint az olasz
mester. Itáliai tanulmányai után, 1787-ben Berlinbe kerül, 1815-től a Művészeti
Akadémia igazgatója, és ebben a minőségben igen nagy hatással van az ébredező,
új utakon járó klasszicista szobrászatra. Megőrzött valamit az előző kor életteli
hagyományából, ami főleg emlékszobrain (Nagy Frigyes stettini szobra, 1793,
Blücher szobra Rostockban stb.) fedezhető fel. Bennük egyúttal az új monumentális
szobrászatnak az az áramlata jelentkezik, amelyre a megelevenítő erő és az élénk
történelmi érzék a jellemző. Korai műve a gyermek "Erich van der Mark síremléke"
(1791), ahol az életkori sajátosságokon kívül a felmagasztosított álom szépségével
árasztja el a finom felépítésű síremléket, míg legkedveltebb alkotása: "Lujza
és Friderika hercegnő kettős szobra" a görög ruhás nőalakok hagyományát
ülteti át nőiesen bájos és vonzóan ünnepélyes hangnembe. Kecses állásuk, reliefszerű
csoportfűzésük, érzékletes mintázásuk múlt és jelen egybefonódását jelzi. Csoportkompozíciókon
és monumentális emlékműveken kívül mellképeket is mintázott. Hogy a szobrászat
elméleti kérdései is foglalkoztatták, bizonyítja "Polyklet" címen
1824-ben megjelent tanulmánya, amely évek során több kiadást ért meg.
Schadow nagy erénye az a sajátos spontaneitás, amellyel feladataihoz közelít
és mindvégig mentes attól a hűvös, észből táplálkozó klasszicizmustól, amely
főleg a szobrászat terén lassanként Európa szerte uralkodóvá válik. Minden művét
közvetlenség, frissesség jellemzi, ha természetesen meg is tartja a feladat
által megkövetelt szokványokat. Ezért válik a fiatal Erich síremléke egészen
sajátos és megkapó kompozícióvá, a két hercegnő kettős szobra pedig a friss
nőiesség és vonzó testvéri együttes bájos és mégis klasszikus egyensúlyú, példájává.
Fekvő női hátaktja viszont a késő barokk életteli érzékiségének szinte utolsó
megnyilvánulása.
Még életében a patetikus hatásosság és nagyság követelménye annyira fokozódott, hogy minden elismerés, sőt ünneplés ellenére Schadow fokozatosan háttérbe szorul tehetséges tanítványa, Christian Daniel Rauch (1777-1857) mellett. Rauch lényegesen "hangosabb", mint mestere, jobban ért a gyors hatás felkeltéséhez és fojtott szenvedélyessége már a ' romantikus magatartás és szemlélet kezdetét jelzi. Számos arcképe mellett fő művének Nagy Frigyes berlini lovas szobra tekinthető, amely hosszú készülési ideje miatt már túlmutat korszakunkon (1839-51), túlzásaival pedig, amelyek főleg a formákkal, alakokkal zsúfolt talapzaton ötlenek szembe, azokat a veszélyeket is jelzi, amelyek irányába a reprezentatív akadémikus szobrászat haladt.
Az osztrák szobrászat e korban nem emelkedett olyan hírnévre, mint a német,
nem annyira minőségben, mint inkább mennyiségben maradt el mögötte. A korszak
főalakja, Franz Anton Zauner (1746-1822) a klasszicizáló késő barokkból
nőtt ki; nem csupán azért, mert Donnert tekintette egyik fő mintaképének, hanem
mert első munkái, a schönbrunni park kerti szobrai (az egész sorozat Ch. W.
Beyer műve volt) a múlt hagyományainak folytonosságát igényelték. Még Bécsben
sajátította el a megbízható szobrászati tudást és az antik formálás alapelemeit.
Amikor Rómába került a festő Fügerrel egyetemben, a vezető művészek, Mengs,
Canova és David tartoztak barátai közé. Hazatérése után friss természetlátása
egy kissé magasztos ünnepélyességnek ad helyet, ezt természetesen a kapott feladatok
is igényelték. Ezek közül kimagaslik és művészileg a legsikerültebb "II.
József lovas szobra" (1795-1806) a Fischer von Erlach könyvtárépülete által
szegélyezett kis téren. Nemcsak a műnek a háttéri épülettel való kapcsolatát
sikerült kitűnően megoldani, hanem a nyugodt szobor és talapzatának kompozíciója
is megkapó hatásosságával és nemes egyszerűségével tűnik ki. Egyike a legjobb,
valóban a Marcus Aurelius-szobor ihletéből fakadt emlékműveknek. Tartózkodó
formálása, fegyelmezett magatartása Zaunert alkalmassá tették monumentális építészeti
szobrászat alkotására is; erre a közeli Pallavicini-Fries-palota atlaszainál
nyílt alkalma. A kor igényeinek megfelelően síremlékeket is mintázott. Zauner
követői, mint például a Magyarországon többször szereplő Johann Martin Fischer
(1740-1820), jobban megrekednek a klasszicizáló késő barokk fokán, amit a pécsi
dóm számára készített oltára (ma Somogyban) vagy az 1776-ból való gyulai Harruckern-síremlék
is bizonyít.
Az osztrák szobrászat másik ágát Josef Klieher (1773-1850) képviseli gazdag munkásságával és széles körű tanítványi gárdájával. Nála a nemesen formált, érzékletes alakok, amelyek Canova kezdeményezéseként vonultak be a szobrászatba, kissé köznapivá, érzelgőssé válnak. Nemcsak Ferenczy István tanult nála Bécsben, hanem ő maga is több szobrot készített magyarországi megrendelésre, egyébként sohasem járt Magyarországon (Pannonhalma: "István király", "Ferenc császár"; Pest: Német Színház: "Apolló és a kilenc múzsa", Festetich-palota előcsarnoka stb.) Szobrainak kissé üres bájában és dagályos méltóságában már alig érződik az a nemes tisztaság és közvetlenség, amely a megelőző nemzedék legjobbjainak műveit élteti.
Ebben a nehéz átmenetben a régi hagyományok megőrzését és az új forma kialakítását
sokkal gyorsabban és érzékelhetőbben tudta teljesíteni a festészet. Nemcsak
azért, mert olyan kimagasló egyéniségekkel rendelkezett, mint Goya vagy David,
hanem főleg azért, mert a festészet nyelvén könnyebb volt tolmácsolni mindazt
az új mondanivalót, kielégíteni azt az új igényt, amelyet a társadalom a művészettel
szemben támasztott. Az új szerkezeti, vonalvezetési elvek kialakítására törekvő
arckép és csoportkép révén egyrészt sikerült érzékeltetnie az ember új helyét
a világban, másrészt kialakítva a sokféle érzést tükröző portrészerű tájat,
a festészet "emberi" hangulatok tolmácsolására is vállalkozik Ugyanakkor
valamiféle új ünnepélyességet is kialakít; a legjellemzőbb példa erre Mengs
"Parnasszus"-a. Miközben a festészet az ember szenvedélyeit és érzelmeit
egyre leplezetlenebbül bocsátja közszemlére, élni tud a művészet megrázó, sőt
agitatív erejével is, amit elsősorban a két legnagyobb mester, Goya és David
munkássága bizonyít.
Korszakunk legnagyobb egyénisége a festő Goya, akit alapjában nehéz bármilyen
stíluskategóriába besorolni. Réginek és újnak, életörömnek és melankóliának,
szépségnek és abnormitásnak olyan ötvözete tárul elénk műveiben, méghozzá a
legmagasabb művészeti szinten, amelyre e korban utána is alig találunk példát.
Talán az ő - korában nagyrészt spanyol határok közé bezárt művészetének köszönhető,
hogy a festészet olyan fontos szerepet vitt a korszakban, hisz mellette David
és Runge, Blake és Füssli, ha Goyával nem is egyforma szinten, de ugyancsak
valódi rangot szereztek a festészetnek.
Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) egyike a legösszetettebb egyéniségeknek.
Magányos oromként emelkedik ki e viharos átmenetekben gazdag korszakból, szigorúan
véve nem is illik rá semmiféle szokványos stíluskategória. Fontos képviselője
a kor minden áramlatának, de egyiknek sem kizárólagosan. A klasszicizmus vagy
a romantika éppoly kevéssé mondhat le róla, mint a mély értelemben vett igazi
realizmus. A spanyol hagyományoknak, reprezentációnak és népiességnek éppannyira
kifejezője, mint annak az emberközpontú új magatartásnak, amely lázong a háború
borzalmai ellen, ostorozza a babona életellenes veszélyeit; de a szépség és
a játék, a borzalom és az őrület egyaránt foglalkoztatja, s valamennyit bevonja
a festői témák körébe. Embertípusokban, a lelkialkatok különféleségében már
a XIX. század egész festészetének problémaköre jelentkezik Goyánál. Festőnek
éppannyira kiemelkedő, mint grafikusnak, arcképfestőnek éppannyira kiváló, mint
sokalakos, drámai feszültséggel teli alkotások teremtőjének; valóban nehéz benne
egy meghatározott és ezért szükségképp körülhatárolt profilú alkotót látni.
Kortársa Davidnak és Goethének, Canovának és Füsslinek, de feltehetően semmiféle
érintkezésben nem állt velük, egymásról mit sem tudtak. Madrid viszont az 1700-as
évek második felében Tiepolo és Mengs révén a monumentális festészet egyik utolsó
fellegvára.
Kalandos életútja itáliai tanulmányúttal és gobelin manufaktúrákkal indul az
1780-as évek derekáig. 1781-ben végleg Madridba költözik, 1786-ban királyi festő,
majd 1799-től az udvar első festője. Ekkor rendkívül termékeny arcképfestői
tevékenysége. E korszak legszebb sorozata 1790-ben indul. Önarckép sorozata
a rembrandti művel rokonítható, viszont az idő haladtával egyre tragikusabbak.
A népi ünnepségek festészetének egyik kedvenc témáját jelentik.
Saragossában alkotja első egyházi művét, a S. Francesco el Pilar-templom freskóit
(1777-72). Egyidejűleg indul meg grafikai tevékenysége, mely igen fontos. A
leghíresebb a négy nagy sorozat. De ha alszik az értelem - írja a címszöveg
- felébrednek a, gonosz szellemek. Hallucinálós rémlátásai, ingadozó hangulatai
ellenére Goya e sorozatban ("Caprichos") - és többi sorozatában is
- oly szabadnak, mindenféle konvenciótól, kötöttségtől mentesnek mutatkozik,
amire e korban alig van példa. E rémlátások és gyötrő szenvedélyesség táplálta
drámák nemcsak metszetsorozataiban öltenek formát, hanem egész művészetében,
mely alapvetően eltér mindattól, amit a klasszicizmus fontosnak tartott. A démoni
elem olyan domináló, mint a legérettebb romantikában - és mégsem tagadhatja
meg Goya a saját korát. Elég, ha e tekintetben. műveinek moralizáló, erkölcstanító
voltára utalunk. Alkotásaiban az emberi életnek olyan gazdagsága tárul fel,
aminővel csak e korszak legnagyobb alkotóinál, Goethénél, Mozartnál, Beethovennél
találkozunk. A fantasztikum vagy a borzalom nem rémlátás, sem nem látomás, hanem
az élet egyik oldala: ezért érezzük Goyát annyira mainak. Mindent az egyetemesség
magaslatára tud emelni, nemcsak emberábrázolásban, hanem az események megelevenítésében
is. Nem a nemzete ellen folyó, szeme előtt kibontakozó háború, szörnyűségeit,
hanem általában a háború borzalmait veszi célba, és eléri, hogy művei maradéktalanul
ezt az értelmezést sugallják a szemlélőnek.
Többalakos festményeit főként a történelmi és politikai témák jellemzik.
Festői erények gazdagsága, ragyogó színek jellemzik a Maya-képeit.
A vízhordó leány ("La aguadora"). 1816 előtt. Vászon, 69 X 51 cm. |
A XVIII. században közel egy százados hanyatlás után az aragóniai születésű Goya emelte ismét európai színvonalra a spanyol festészetet. Első megbízatásait az udvari gobelinszövő műhelytől kapja, ahol friss, mozgalmas zsánerjeleneteket készít a kárpitok előképeihez. Később ünnepelt arcképfestő, aki főként IV. Károly és családja, valamint az udvarhoz közel álló személyiségek portréit készíti el. Budapesten a "Vízhordó leány" és párdarabja, "A köszörűs" működésének utolsó szakaszából való. Nagyvonalú, pasztózus ecsetkezelés, újszerű, realista látásmód jellemzi őket. Goya ifjabb korában is gyakran ábrázolt egyszerű embereket mindennapi tevékenységeik közepette. Korai vízhordó nőit, akiket egy gobelinsorozat számára 1787-88 körül festett, még rokokó bájjal és könnyedséggel jellemezte, a budapesti kisméretű vásznak azonban már a modern festői szemlélet, az impresszionizmus előkészítői.
A klasszicista festészet példaképként tisztelt, a kor ízlésáramlatait irányító
alakja Anton Raphael Mengs (1728-1779) volt. Mengs Csehországból származott,
és Európa valamennyi udvarának dolgozott, miután megjárta Itáliát. Sokáig Rómában
élt, ahol megismerkedett Winckelmann-nal. Módszere, amelyben egyébként minden
klasszicista festővel osztozott, nem is lehetett volna balszerencsésebb : a
festészetben reprodukálta az antik szobormintákat és előírásokat. Minthogy az
ókorból nem maradtak fenn képek és nagyon kevés antik freskót ismertek, nem
tehetett egyebet, mint hogy szobrokat utánozta.
Példaként említhető még Johann Joseph Zoffany (17333-1810), aki mitológikus
képeket festett; Heinrich Fridrich Füger (1715-1818), aki kissé régiesnek
ható módon festett; Asmus Jakob Cartens (1754-1798),aki egy akadémia
ellenes irány kialakításán dolgozott; és Peter Cornelius (1783-1867),
aki a század második harmadának nagy vezéregyénisége volt.
Franciaországban a klasszicizmus első jelentős festőegyénisége Jacques Louis
David (1748-1825), aki később Napóleon kedvelt festője lett. Az Akadémián
tanult, négy eredménytelen kísérlet után 1774-ben végre elnyerte azt az ösztöndíjat,
amellyel Rómába utazhatott. Rómában Mengs, Winckelmann és Angelica Kauffmann
köréhez csatlakozott, s ő is a klasszicizmus híve lett, az antik emlékek hatása
alá került. Visszatérve Párizsba, 1784-ben kiállította a Horatiusok esküje
című képét, amelyen a bátor római ifjak hazafias áldozatként életüket ajánlják
fel. Sem a téma, sem a kivitelezés nem felelhetett volna meg ennél jobban a
kor ízlésének. Minden részletében alkalmazkodni akart az antikvitáshoz, de az
egyéni invenció sem hiányzott belőle.
Ezzel a művével David a modern történelmi festészet jogaiért harcolt, ahogyan
Greuze a nemes, magasztos erkölcsi témák festészetének jogáért, Hogarth pedig
az erkölcsi célzatú társadalmi szatíra létjogosultságáért.
David eredetisége a Horatiusok esküjében nem a választott témán alapul, hanem
azon a drámaiságon, ahogyan ezt ki tudta fejteni. Kétségkívül van a képben bizonyos
színpadiasság, de erő is, tulajdonképpen középszerű festői kvalitásai ellenére.
Később David - Marat és Robespierre barátja részt vett a forradalom eseményeiben,
és a nemzetgyűlés megbízta a labdaházi eskü megörökítésével. A nemzetgyűlés
tagjaként azok közé tartozott, akik megszavazták XVI. Lajos halálát, és a Konvent
megbízásából megszervezte a Legfőbb Lény tiszteletére rendezett ünnepséget.
Robespierre bukása után öt hosszú hónapot börtönben töltött, ez alatt tervezte
meg híres képét, A szabin nőket. Napóleon hatalomra jutásakor David klasszikus
olvasmányai, különösen Plutarkhosz hatása alatt a korzikai vezérben antik hőst
vélt felismerni, és testestül-lelkestül csatlakozott a császárhoz, aki több
kép elkészítésével is megbízta. Megrendelésre festette többek között a Napóleon
koronázását. Ez a hatalmas, reprezentatív, kissé talán unalmas kompozíció néhány
szép portrét is tartalmaz. Ugyancsak megrendelésre készült a Sasok című képe.
A forradalom hőseit megörökítő képei közül a Marat halála monumentális egyszerűségével,
visszafogottságával, nemes pátoszával egyik legjobb műve, s kitűnően reprezentál
egy egész korszakot. Igen jó portréfestő is volt, a Madame Récamier-t ábrázoló
arcképe nemcsak jellemzőerejével, hanem a háttér vibráló, egyéni festés módjával
is kiemelkedik művei közül. XVIII. Lajos a restauráció után megbocsátotta a
nagy festő Napóleon iránti lelkesedését, és David Párizsban maradhatott. Mikor
azonban Napóleon visszatért Elba szigetéről, David az elsők között írta alá
a Bourbonokat Franciaország trónjától megfosztó császári rendelkezést, és így
érthető, hogy Waterloo után a festő számára nem maradt más lehetőség, mint hogy
Brüsszelbe emigráljon. A forradalom és Napóleon festője 1825-ben Brüszszelben
halt meg.
Számos tanítványa volt, és nagy hatása volt a XVIII. század végének és a XIX.
század elejének festőire, például Louis-Léopold Boillyre (1761-1845),
a direktórium és a császárság festőjére. Az arcképfestőnő Elisabeth Vigée-Lebrun
is a hatása alá került, róla szóltunk már a XVIII. századi festészet tárgyalásánál.
David igazi és közvetlen tanítványai azonban Gérard, Ingres és Gros voltak.
Francois Pascal Gérard (17701837) 1789-ben lépett be a mester műhelyébe. Gérard a század nagy arcképfestői közé tartozik. Több ízben megfestette Napóleont, babérkoszorúval a fején, császári palástban vagy az eylaui csatatéren. Készített portrét Mária Lujzáról is. Napóleon közvetlenül Austerlitz után a győzelem emlékére dekoratív, nagy festményt rendelt tőle.
Antoine Jean Gros (1771-1835) még tizenöt év sem volt, amikor belépett
David műtermébe. A forradalom kitörésekor Itáliába ment, ott ismerte meg Bonapartét,
aki ekkor Milánóból irányította ragyogó ifjúkori hadjáratait. Gros többször
megfestette Napóleont, amint csapatai élén fedetlen fővel harcol ellenségével,
az Arcole hídját készül elfoglalni vagy a jaffai pestiseseket látogatja meg.
Napóleon annyira elégedett volt vele, hogy bevette Gros-t abba a bizottságba,
amelynek a meghódított városokban ki kellett válogatnia a párizsi múzeumokba
szánt művészi alkotásokat. Gros a császári kormány megbízásából később is több
ízben megfestette a napóleoni eposz egy-egy jelenetét.
A festészeti klasszicizmus talán legjelentősebb képviselője Jean-Auguste-Dominique
Ingres (1780-1869), szintén David tanítványa volt. Montaubanban született,
és a hagyomány szerint attól a pillanattól kezdve, amikor Toulouse-ban néhány
Raffaello másolatot meglátott, határozott elhivatottságot érzett; Raffaello
egész életében hatott rá. Pályája során többé-kevésbé a kor tipikus útját járta
be: első párizsi út, belépés David műhelyébe és római ösztöndíj, csak éppen
1801-ben a kormánynak nem volt rá pénze, hogy ösztöndíjasait Itáliába küldje.
Erre 1806-ig nem kerülhetett sor. 1806-tól azonban többször, hosszabb időt töltött
Rómában, majd a francia akadémia vezetőjeként élt itt 1834 és 1841 között. A
festészet alapjának a rajzot tartotta. Művein sokáig, aprólékos gonddal dolgozott:
A forrás a hagyomány szerint több mint negyven éven át készült.
Ingres művészetében a klasszicizmus már elválaszthatatlanul összefonódik a romantikával.
A klasszicista esztétika szabályait betartva alkotott: szimmetrikus, kimért
kompozíció; hideg színek, klasszikus témák jellemzik műveinek egy csoportját
(Homérosz apoteózisa, Louvre, Párizs). Ugyanakkor témái - Paolo és Francesca
(Musée des Beaux-Arts, Angers), Rogier megszabadítja Angelicát (Louvre, Párizs)
-, középkorszeretete már romantikus. Ugyanez a kettősség él vonalkultúrájában:
egyrészt folytatja a klasszicizmus szabályos, világos, nyugodt rajzát, másrészt
a vonalnak új kifejezőerőt ad, szinte a színeket pótló értéket. Portréi - elsősorban
a Riviére családról készült képek - tiszta, világos kompozíciók, amelyeken szigorúan
követett festői elvei kifejező emberábrázolással párosulnak.
Ingres-t támadások is érték a klasszikus szabályokhoz való merev ragaszkodása
miatt: a festészet szabadságát hirdető, ragyogó színekkel dolgozó fiatal romantikus
festők vagy Delacroix szinte természetes módon kerültek szembe vele.
A klasszicizmus festészetének másik francia áramlatát, amely formai és tartalmi vonatkozásban egyaránt erősen visszautal a múltra, főleg a ma mind magasabbra értékelt Pierre-Paul Prudhon (1758-1823) képviseli. Valami légiesség, szinte sfumato jellemzi alapjában világosan komponált képeit, amelyek a szerkezet tekintetében a klasszicista felfogás képviselői. De akár "A Bosszú és az Igazság üldözi a Bűnt" című híres művének (1808, o.v.) allegorikus alakjait, éji homályát, számos szállal a barokkban gyökerező kifejezőerővel teli gesztusait nézzük, akár a "Psyché elrablásá"-nak fátyolos formáit, színeit, rendkívüli festő egyéniségét érezzük mögötte.
A polgári társadalom, a bonyolultabb városi élet az építészettel szemben új
követelményeket támaszt. Az egyházi alkotások, bár vannak jelentős emlékei,
aránylag a háttérbe szorulnak. A legfontosabb feladat az új igényeknek megfelelő
lakások építése, azon belül elsősorban a soklakásos városi bérház. A lakóházak
- a bérpaloták - megjelenése általában palotaszerű. A homlokzat azonban egyszerűbb,
a belső megosztottabb, a helyiségek alaprajzi és magassági mérete kisebb.
A fényűző pompa helyébe a hivalkodástól mentes, szerényebb díszítés lép. Fő
törekvés a lakályosság, a meghitt polgári kényelem biztosítása. Megkezdődik
a városok vezetékes vízellátása és a csatornázás. A XIX. század harmincas éveitől
kezd elterjedni a vezetéken szállított világítógáz használata.
A munkamegosztás differenciálódása a bonyolultabb közigazgatás, a fokozódó kulturális
igény új épülettípusokat hív életre. A hagyományos középületek - a városházák,
a barokk idején kifejlődő színházak s a rendeltetésnek jobban megfelelő kórházak,
iskolák, egyetemek - mellett különféle közigazgatási és kormányzati épületek
bíróságok, vásárcsarnokok, könyvtárak épülnek, s a korra különösképpen jellemző
új típusokként megjelennek a monumentális emlékművek, a közgyűjtemények bemutatására
szolgáló múzeumok s a kereskedelmi tevékenység központjai, a tőzsdék.
Térszervezésben a klasszicizmus barokktól átvett megoldásokat alkalmazza: térkapcsolásnál
- még az igényesebb polgári lakásokban is - az enfiladeot, reprezentatív belsőknél
az axiális térsort. A részleteket, a formálásmódot változtatja meg. Egyszerűségre
törekszik. Nem tűri az érzékelést bizonytalanná oldó összemosódást. A tér alakját
tisztán kirajzoló, a találkozásoknál pontosan metsződő, nyugodt felületekkel
dolgozik.
A tömegformát töretlen síkokkal határolt, egyszerű geometriai idomokból állítja
össze. Jellegzetes tömeg-motívuma a homlokzat elé kiugratott, gyakran lépcsőzettel
megemelt, háromszögű oromzattal záródó portikusz.
Az építészeti formálásban meghatározó szerepet játszanak az oszloprendek. Alakításuk
többnyire a klasszikus római mintákat követi, de szívesen alkalmazzák a szigorúbb
hatású görög dór oszloprendet is. A fejezeteket sokszor szabadon alakítják:
előfordulnak a pálma- vagy sáslevelekkel képzett egyiptizáló oszlopfők.
A nyílások egyenes vagy félkörös záródásúak. Kialakításuk egyszerű; ablakoknál
legelterjedtebb a szemöldökpárkányos keretezés.
A homlokzatok tagolása összhatásában vízszintes jellegű. Ezt hangsúlyozzák az
övpárkányok s szintenként a nyílások egyenletesen kiosztott sora. A felépítés
kötelezően szimmetrikus. A középtengelybe rendszerint plasztikusabb tagozással
képzett rizalit vagy antikizáló portikusz kerül. Középületeknél - múzeumoknál,
tőzsdéknél - gyakori a homlokzat teljes hosszán végighúzódó oszlopcsarnok.
Az ókorhoz visszanyúló klasszicizmust az egyes országokban erősen átszínezte a társadalmi viszonyok különbségeiből fakadó sajátos igény. Az antik építészet világa a francia forradalom nemzedékének a demokrácia ésszerű rendjét, Napóleon korának a császárság fényét jelképezte. Az angolok a természetességet fedezték fel benne. A németek számára a fenséges múltról tanúskodott. A cári Oroszországot a monumentalitásával nyűgözte le. Ennek megfelelően a követésében is más-más útra tértek. A stílus területre jellemző, külön változatait alakították ki.
A francia klasszicizmus korai szakaszának nagyjelentőségű irányzata a XVI.
Lajos idején kibontakozó forradalmi építészet. Fő képviselői, Étienne Louis
Boullée (1729-1799) és Claude Nicolas Ledoux (1736-1806) nagyszabású,
merész tervekben fogalmazták meg a jövő társadalmának építészetét. Elgondolásaik
túlnyomórészt papíron maradtak, megvalósításukra a kor technikai felkészültsége
többnyire nem is adott volna lehetőséget. Munkásságuk mégis számottevő, különösen
a XX. század építészetére ösztönző erővel hatottak. Műveik közül a legfontosabbak
Boullée híres Newton-emlék terve, Ledoux-tól pedig a részben felépült ideális
város, amelyet az Arc és Senan közt fekvő sóbányák dolgozóinak tervezett.
A forradalmat követő években a francia építészet a görög dór emlékek példájára
szigorú stílust alakított ki. Ez az irányzat a direktórium időszakáról elnevezett
directoire: jellemző emléke a párizsi Odeon. Napóleon császársága alatt a stílus
megváltozott. A demokratikus berendezkedésű görög városállamok helyett a római
császárkorból vették a mintát. Az ebből kibomló ünnepélyesebb stílusirányzat
a császárságról elnevezett empire.
Neves képviselői a már korábban is dolgozó Chalgrin, a Napóleon idején vezető építészekké lett Percier és Fontaine, továbbá Vignon és Brongniart.
Jean Francois Chalgrin (1739-1811) Boullée tanítványa volt s a kor általános gyakorlata szerint évekig tartózkodott ösztöndíjasként Rómában. Jelentős művei Párizsban az Odeon és az Étoile diadalív.
Párizs: Odeon színház főhomlokzata, Chalgrin műve, 1782. Átépítve 1808 és 1819 |
Charles Percier (1764-1838) és Pierre Francois Léonard Fontaine
(1762-1853) együtt voltak Rómában ösztöndíjasok, s hazatérésük után majdnem
egy negyed századon át, 1814-ig társakként dolgoztak. Közös műveik Párizsban
a Carrousel ív, a Louvre északi szárnya és a rue de Rivoli házsora.
Pierre Vignon (1761-1828) nem volt kiemelkedő képességű mester, mégis neki köszönhető a napóleoni kor egyik legjellemzőbb épülete, a párizsi Madeleine. Külső megjelenésében a görög peripteroszok rendszerét ismétli, de római módra magas alépítményen áll, a főhomlokzat előtt vezet fel hozzá lépcső, s a stílusa is római korintuszi. Belső tere - a párizsi Pantheonra emlékeztető megoldással - kupolasoros. Eredetileg a napóleoni hadsereg dicsőségcsarnokának épült, a restauráció idején alakították át Mária-Magdolna tiszteletére szentelt templommá. Elhelyezése városképi szempontból igen jelentős: a Concorde térről induló rue Toyale tengelyét zárja le.
Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813) legfontosabb műve a párizsi
Tőzsde. A templomhoz hasonló, antik méltóságú épület a kereskedelem szentélyének
benyomását kelti. A tágas belső csarnok köré elrendezett, négyszögű tömböt pódiumra
állított, korintuszi stílusú oszlopfolyosó keretezte. Eredeti formája ma már
csak töredékesen érvényesül, a XIX-XX. század
fordulóján kétoldalról toldalék-részekkel bővítették.
Angliában a klasszicizmus az Inigo Jones által bevezetett palladiánus hagyományokon alapult. Korai szakaszának európai hírű nagy mestere Robert Adam. Az utána következő két nemzedék építészei közül John Nash és Robert Smirke munkássága emelkedik ki.
Robert Adam (1728-1792) mindenekelőtt az enteriőrművészetben volt felülmúlhatatlan. Az antik világát egyénien visszaidéző, kifinomult díszítő-stílusa a klasszicizmus mestereire Európa szerte erősen hatott. Legszebb példáinak egyike a Kenwood-i kastély könyvtárterme. Az angol kastélyok hagyományos alaprajzi elrendezését őrzi, de egyben Palladio tartós befolyásáról is tanúskodik a Keddleston Hall. A központi tömbhöz íves folyosószárnyakkal négy távolabbra helyezett sarokpavilon csatlakozik. A környezet felé kinyúló, bontott tömegforma közvetlen kapcsolatot biztosít az épület és a természet között.
John Naxh (1752-1835) a kor legtöbbet foglalkoztatott építésze. Az angol klasszicizmusban a festői érzékenységgel formáló, a romantikához közeledő felfogásmódot képviseli. Az ő tervei szerint épült ki Londonban a Regent Street és a Regent's Parkot körülfogó házsor együttese. Nash épületein a görög ókorból kölcsönzött formák minden merevség nélkül, természetes méltósággal jelennek meg.
Robert Smirke (1784-1867) a görög építészetet új életre keltő irányzat egyik vezetője. Hűvösen klasszicizáló stílusának nagyszabású, ismert emléke a londoni British Museum. A többszintes épületet a főbejárat felől monumentális, U alakban tört kuliszszahomlokzat takarja. Kétoldalon előrenyúló, jón oszlopcsarnokként kiképzett szárnyak foglalják keretbe a bejárat görög templomhoz hasonló portikuszát.
A British Museum |
A német klasszicizmus két fontos központja Berlin és München. Az egyik Poroszország fővárosa; ott a vezető mester s egyben az európai klasszicizmus nagy egyénisége Karl Friedrich Schinkel. A másik a bajor királyság fővárosa; ott Leo von Klenze volt a legjelentősebb építész. Mindketten a klasszicizmus egy-egy sajátos, külön vonalát képviselik.
Leo von Klenze (1784-1864) a bajor királyság vezető építésze. Ő tervezte többek között a müncheni Régi Képtár (Alte Pinakothek) és a Szobortár (Glüptothek) görögös jellegű épületeit. Nagyszabású műve, s egyben a német romantikus klasszicizmus jellemző emléke a regensburgi Walhalla. A Napóleon fölött aratott lipcsei győzelem (1813) után épült, azzal a szándékkal, hogy a győzelmet megörökítve a német egység erejét hirdesse. A mintát hozzá az athéni Akropolisz adta. Egy dombtetőn a Parthenón rendszerét megismétlő, 8 x 17 oszlopos görög dór templom áll, melyhez a domboldalban kialakított monumentális lépcsőzet vezet.
Az orosz klasszicizmus a társadalmi viszonyok feudális jellegéből adódóan nem a polgárság, hanem elsősorban a cári udvar és a nagybirtokos nemesség igényeit elégíti ki. Nagyszabású alkotásaiban, városépítészeti együtteseiben az önkényuralmi rendszert szolgáló állam hatalma tükröződik. Legjelentősebb mesterei Voronyihin, Zaharov és az itáliai származású Rossi.
Andrej Nyikiforovics Voronyihin (1759-1814) főműve a pétervári kazanyi székesegyház. Latinkereszt formájú, öthajós keresztházas templom. Négyezete fölött tambúrra ültetett hármas kupola emelkedik. Főhomlokzatához s kétoldalról a keresztházakhoz korintuszi oszlopokkal képzett portikusz csatlakozik. A déli oldal portikusza mellől félkörívben hajló kolonnád nyúlik előre: mintaképe a római Szt. Péter tér Bernini tervezte kolonnádja volt. Az eredeti elképzelés szerint az oszlopfolyosó megismétlődött volna az északi oldalon is, de az nem került kivitelre.
Andrejan Dimitrijevics Zaharov (1761-1811) legismertebb műve a pétervári
Admiralitás. Az U alaprajzú, hatalmas épület két különálló részből rakódik össze.
Közöttük keskeny, U alakú udvar húzódik. Az egymással párhuzamosan futó szárnyakat
csak a két végüknél kapcsolják össze diadalkapuhoz hasonló pavilonok. A hosszan
elnyúló főhomlokzatot nagyoszloprenddel képzett rizalitok tagolják.
Hangsúlyos motívuma a boltíves bejárat fölött emelkedő, zömök arányú kaputorony,
amelyet az orosz építészetben előszeretettel alkalmazott, lándzsa alakú hegyes
sisak zár le.
Az Admiralitás városkép szempontjából Pétervár egyik legjelentősebb épülete.
Kaputornya az egy pontba összetartó három sugárút - köztük a híres Nyevszkij
Proszpekt - tengelyvonalainak metsződésénél áll.
Karl Ivanovics Rossi (1775-1849) az orosz klasszicizmus kimagasló egyénisége.
Közismert nagy műve a pétervári Palota tér íves oldalát határoló Fővezérkar
épülete. A térfal alaprajzi vonala adott volt, ahhoz igazodva alakította ki
a nagyoszloprenddel tagozott, monumentális homlokzatot.
Az ő tervei szerint épült fel a kor legjelentősebb pétervári együttese, a Puskin
színház, s a hozzá vezető Rossi utca. Az ünnepélyes hatású utat a színházzal
egységben megkomponált - a földszinten árkádívekkel, az emeleten páros háromnegyedoszlopokkal
tagozott - kulisszahomlokzatok szegélyezik.
- feladatok -